查看原文
其他

足不出户,全球12场最新重量级展览等你来逛!

The following article is from 深活方式 Author Jas.

昨天是5月18日,除了是520的前两天,它本身还是个重要节日——国际博物馆日。自1977年创立以来,这个节日已经度过了44个年头。


在经历了疫情危机席卷全球后,博物馆以及相关文化产业也深受影响,因此2021年国际博物馆日将主题设定为「博物馆的未来:恢复与重塑」——邀请来自全球的博物馆以及文化爱好者,一同思考在博物馆创造价值的路上,看看有什么创新的模式,实现博物馆更好的未来前景。



随着全球疫情的好转,世界各地博物馆以及其他展览场地也相继苏醒,一场场新展览的策划也走上了日程,等着唤醒我们体内的艺术细胞与看展情结。


然而经历了疫情之后,展览的策划上也开始有了不少创新思路和方式,不再是单一的线下看展,结合了前沿技术的线上看展、VR游戏也激发了大众的看展热情,小众领域的主题展览也通过线上平台接触到更多的全球观众。


接下来,集结了全球12场重量级展览推荐给大家——涵盖了古典绘画、当代艺术、设计工艺、主题文化4个领域,其中还有不少线上展览(文中有入口提供)。让我们隔着屏幕观摩一下,这些暂时可能无法亲身观展的境外展览,是不是真“香”?






1

古典绘画展


01

/ 轻轻一点就看到卢浮宫全部作品

展览名称:卢浮宫线上展(Louvre Online Tours)

展览时间:2021.3.26-



作为世界四大博物馆之首,原为法国王宫的卢浮宫博物馆,在今年3月26日官宣,超过48万件藏品已经放到官网向大众开放。而且,这个线上展览是实时更新的,展品数量还在每日攀升。


这些展品还不仅仅限于卢浮宫自家的馆藏,借来办展的和曾经短期停留的作品都会进入这个线上展厅。换句话来说,在这展厅上能看到的,即使亲自去了卢浮宫也未必能看得着。



线上展厅的设计也很简单易懂,一改过去博物馆网站繁杂难懂的刻板印象,从顶端到底端只分成4个部分——按作品名称搜索、按作品分类搜索、按主题相册搜索以及实体展厅的地图导览。



如果想马上看到卢浮宫的“镇馆三宝”,方法也很简单——直接下滑到第三个板块的“主题相册”(Themed Albums),点击第一个名为“罗浮宫的珍贵馆藏”(Masterpieces of the Louvre),就可以看到40件最经典的藏品,爱神维纳斯雕像《断臂维纳斯》、《胜利女神像》和达芬奇的《蒙娜丽莎》这“三宝”自然也在其中之列。



看完高清大图与详尽的展品信息后,还可以点击页面的下载图标,在弹窗中选择下载选中图片或者整组图片的压缩包。



面对线上展览对线下办展的威胁质疑,卢浮宫的馆长Jean-Luc Martinez表示丝毫不担心,他在卢浮宫官宣当天即发表了这么一段话:“卢浮宫令人惊叹的文化遗产,现在点击直达!我相信,这种数位内容,将进一步激发观众到卢浮宫亲自看展的兴趣。”


可能现在我们只能隔着屏幕欣赏作品,但未来某一天当我们站在卢浮宫里,再次面对作品的时候会更加惊喜与激动。


卢浮宫“珍贵馆藏”之一的《自由引导人民》


🔗线上展端口:

https://collections.louvre.fr/en/


扫码进入




02

/ 沉浸式巨幕再现印象派大师作品

展览名称:印象‧莫內—光影體驗展(莫奈在台湾译作“莫内”)

展览地点:中国台北信义区松山文创园区一号仓库

展览时间:2021.6.25-9.26



这场集聚了莫奈为首的18位印象派大师的2000幅作品的展览,在今年3月到5月首次展出于悉尼,原名为“莫奈和朋友们——生活、光和色彩”(Monet & Friends——Life, Light & Color),全球巡展的第二站,同时也是亚洲第一站来到了台北的松山文创园区。


在悉尼举办的“莫奈和朋友们——生活、光和色彩”展览


策划展览的是来自澳大利亚墨尔本的Grande Experiences,他们可以称得上是打造沉浸式展览的“老手”。自2006年以来,Grande Experiences已经在全球150个城市中,累计吸引了超过1700万名人观展,此前名声大噪的梵高展也是出自他们之手。


这回的莫奈展,是Grande Experiences耗费两年时间去策划的力作。




展览分为四大展区。第一部分是沉浸式投影区,这是整场展览值回票价的关键。


沉浸式的体验在于将原本看展单纯仅是“看”,拓展成包括视觉、嗅觉、听觉的多感官体验。高达5米的多屏幕投影和40部左右投影仪,让超凡的视觉体验成为可能。


在40分钟的沉浸式体验中,分为三个阶段去搭配不同的古典音乐和特制香氛,让观众全身心地进入到由印象派的光影与色彩组成的感官盛宴。



第二部分是前导介绍区,以时间为轴线结合当时的历史背景,方便观众更清晰地了解印象派的发展过程。



第三部分还原了“莫奈花园”——莫奈先生的吉维尼故居,依据《睡莲》等作品做出实景重现。



第四部分则是绘画区,通过投影教学,让大人和小孩一起学习印象派画法。


这样的沉浸式展览,早已跳出了以往看展的寻常体验,让看展这件事在科技联动下开始有了全新的定义。




03

/ 在家也能看的女性艺术家联展

展览名称:女性画家,1780-1830(Peintres Femmes, 1780-1830)

展览时间:2021.5.19-7.4

展览地点:卢森堡博物馆



位于巴黎的卢森堡博物馆,最近策划的新展中,将时间拉回到法国大革命前后——1780-1830年,展出了当时社会背景下创作的近80幅女性画家作品。



在这个特别的时期,女性开始争取接受教育的权力并最终胜利,女性艺术家的地位也得到了前所未有的提升。




1783年,VigéeLe  Brun和Labille-Guiard被法国皇家绘画学院录取,女性开始被艺术专业机构所接纳。1820年,得以进入沙龙展示艺术作品的女性艺术家,在数量上有了很大的提升,从一开始的30人上升到200人,并且被更多的男性艺术家以及社会大众所接受。





展览包含了伊莉莎白·维吉·勒布朗(Elisabeth Vigée Lebrun ),玛格丽特·杰拉德 (Marguerite Gérard),玛丽·吉列明·贝诺(Marie Guillemine Benoist)和康斯坦斯·梅耶(Constance Mayer)等多位女性艺术家作品。



虽然博物馆尚未向线下观众开放,但在线上展中,观众已经可以进入展厅,四处走动观赏作品。购买语音导览版本,还可以听到每个作品的具体介绍。




🔗线上展付费购票端口:https://billetterie.museeduluxembourg.fr/visites-virtuelles-expo-peinture-ile-de-france-css5-rmnluxembourg2-pg1-rg22921.html

🎫票价:5欧元 / 9欧元(含语音导览)


扫码进入





2

当代艺术展


01

/ 这一次的草间弥生展览很不一样

展览名称:草间弥生:宇宙自然(Kusama: Costmic Nature)

展览时间:2021.4.10-10.31

展览地点:纽约植物园



现年92岁的日本艺术家草间弥生,在2021年依然人气火爆,适逢年中已在伦敦、柏林和纽约三地开办超大型展览。


在伦敦的泰特现代美术馆(Tate Modern)举办的“无限镜室”展览未及开幕,门票早早售罄。举办草间弥生回顾展的柏林的Gropius Bau展览馆,因为疫情相关的原因,被迫在开放几天后再次关闭,只能在网站看到小部分展览信息。


在伦敦举办的“草间弥生:无限镜室”(Yayoi Kusama: Infinity Mirror Rooms)展览


好在纽约植物园的草间弥生展览,其造诣超越了以往所有的展览,将艺术家对自然世界的终生迷恋,以及艺术家最标志性的圆点图案,在250英亩的植物园内,用超广阔的户外雕塑装置大胆而愉悦地彻底呈现。



这场展览历经三年的辛苦策划与制作,原定于2020年开幕,却因为疫情原因推迟到今年4月10日方才开放。


《跳舞的南瓜》(Dancing Pumpkin)和《飞向宇宙》(Fly to the Universe)在这次展览中,作为全新的标志性装置雕塑首次亮相。


这两款作品具备强烈的动感,无论是《跳舞的南瓜》这个16英尺高的青铜雕塑,以跳舞的姿态半腾空在地面上的黄色章鱼,还是《飞向宇宙》这个13英尺高的在水池中,仿佛被风吹动的有太阳脸蛋和红色触手的可爱形象,都将气氛中的愉悦分子调动了起来,如果能身处其中想必会被它们的欢乐气息所感染。




草间弥生以往的经典作品,也在这次展览中拥有升级版的重现。


首次创作于2002年的作品《点点树》(Ascension of Polka Dots on the Trees),这回与纽约植物园中郁金香、鸢尾花、向日葵等不同季节的植物,搭配出的不同组合将如约而至。



重现的旧作还有《自恋花园》(Narcissus Garden),在溪水中放置了1500颗不锈钢浮球,源自她在1966年威尼斯双年展中的同名作品。



此外,最受大众欢迎的作品之一《无限镜屋》(Infinity Mirrored Room—Illusion Inside the Heart),这个用镜子打造的方形屋,目前尚未开放,预计会在夏季开门迎客。



策划整场展览的Mika Yoshitake有这么一番评价:“对于草间弥生来说,宇宙自然是一种生命力,它从她在实践中研究的微观和宏观角度,整合了宇宙的地面和天体秩序。她的探索唤起了个人和普遍的意义。大自然不仅是灵感的主要来源,而且还是草间弥生艺术语言的内在中不可或缺的一部分。在这种语言中,有机生长和生命繁衍将无处不在。”



在纽约植物园官方发布的90秒视频中,以《飞向宇宙》开头,波点、南瓜这两样草间弥生标志性元素在这个大自然气息浓郁的环境中,以很艺术又很融和的方式,创作出一份最诚挚的作品,也是对大自然依恋的最由心抒发。





02

/ KAWS首次东京大型回顾展

展览名称:KAWS Tokyo First

展览时间:2021.7.16-10.11

展览地点:森美术馆



2001年,纽约人气艺术家KAWS来到东京首次举办个展,名字用的就是“KAWS Tokyo First”,在20年后KAWS再次在东京办展,用了完全一样的展览名称,背后包含了「回归原点」的寓意。



2001年在东京举办的“KAWS Tokyo First”展览


在本次大型展览中,将展出KAWS的150多件作品,涵盖了从创作初期到最近的绘画、雕塑、平面设计等多个领域的作品。同时,KAWS的私人收藏系列、AR作品和互动体验也将在这次展览中亮相,成为吸睛亮点。





此外,这次展览还请到了日本人气男星新田真剑佑担任宣传大使,同时邀请了三名日本歌手明星——武藤千春、长谷川未来、Grover为展览制作语音导览,这样的阵容可以说是非常值得期待的。


展览宣传大使新田真剑佑





3

设计工艺展


01

/ 全球首位手工艺奖将移居线上

展览名称:第四届LOEWE手工艺奖(Loewe Foundation Craft Prize)

展览时间:2021.5.25


第四届LOEWE手工艺奖入选作品海报


作为全球第一个真正意义上的手工艺奖项,LOEWE工艺奖每年会选在不同的城市,举行颁奖典礼以及办展。由于举办方LOEWE(罗意威)在艺术追求上是一贯的高标准,艺术品位也好到无可挑剔的地位 ,因此每回展览本身的设计也受到了艺术圈乃至圈外人士的高度期待。


LOEWE工艺奖得以创立,离不开LOEWE的现任创意总监Jonathan Anderson。



在他入主LOEWE之前,LOEWE还是一个早已过时的西班牙品牌。可经过他的改造后,如今LOEWE已经是叫好又叫座的人气品牌。Jonathan Anderson所钟爱的手工艺文化,例如陶瓷、纺织等人们用手做出的一切工艺,也以此作为重要的艺术灵感,打造出LOEWE每一季产品的亮点。



正因为从手工艺文化中受益良多,Jonathan Anderson希望通过发起手工艺奖,为全世界专注手工 艺的艺术家打造宣传平台,这才有了2016年开始的LOEWE手工艺奖。


第一届工艺奖展览在2017年举办,地址选在了LOEWE品牌故乡马德里的建筑学院举办,并在同年于纽约和巴黎巡展。



第二届展览选在伦敦的设计博物馆举办,用木制方框为手工艺作品定制出一款三维立体画框。



第三届则在由艺术家野口勇设计室内石头花园中举办,这是位于东京的一处安静空间,由石头和水制成,取名为“天堂”。





第四届的手工艺奖竞争激烈程度有增无减,2920名参赛选手中只有30名能够进入决赛。评审专家团 队包括第三届冠军石冢健太、创意总监Jonathan Anderson、设计博物馆前馆长Deyan Sudjic、建 筑师兼设计师 Patricia Urquiola和建筑师Benedetta Tagliabue,他们花了两天的时间才在LOEWE的 马德里总部筛选出入围名单。


因为疫情的原因,第四届手工艺奖的展览在延迟一年后,只能移居网络上以线上展的形式呈现。通过虚拟的线上展览,观众可以在巴黎的装饰艺术博物馆中“漫步”,使用3D技术近距离观看作品,


Darshana Raja的入围作品《Whole Hole》


中国艺术家Fanglu Lin的入围作品《SHE》


入围作品不乏让人印象深刻的创意。美国创意大师Jiyong Lee的玻璃制品,受到细胞有丝分裂的启发 ,被做出了几何形状的玻璃结构。Jessica Loughlin从澳大利亚的沙漠和盐湖中汲取灵感,创作出轻盈感十足的层状玻璃,光线在上面会呈现出不同以往的美态。


Jiyong Lee的作品《Mitosis》


Jessica Loughlin的作品《Receptor of light IX》


最终获奖者将获得5万欧元(折合39万人民币)的奖金,到底哪位艺术家能夺得头筹,让我们一起拭目以待。


🔗线上展端口:https://craftprize.loewe.com/


扫码进入




02

/ 达利大师都仰慕的鬼才高迪个展

展览名称:高迪:建筑师的想象(Gaudí: the Architect of the Imaginary)

展览时间:2021.5.19-2022.1.2

展览地点:光之采石场(Carrières de Lumières)



位于法国普罗旺斯小镇的光之采石场(Carrières de Lumières)是一家专注沉浸式体验的数位艺术展馆。它的前身是一座有着悠久历史的采石场,经过改建后于2012年开放,曾经办过梵高、莫奈、达芬奇等大师主题展。



也许大家对建筑师安东尼奥·高迪(Antonio Gaudí)鲜少听闻,但艺术家达利对这位建筑师可是推崇有加,可以称得上使达利的灵感源泉。



高迪被誉为“上帝的建筑师”,在他的作品当中几乎找不到直线条,因为他说过一句话:“直线属于人类,曲线属于上帝。”


因此他的风格在形式上达到高度的自由,色彩和纹理非常丰富,呈现的作品也远超越于当时的审美,甚至被指责造型过于古怪。



但时间终还是给他的作品返还公正评价。他为巴塞罗那设计的多所建筑,如今都被联合国教科文组织列为世界遗产,其中包括古埃尔公园,巴特洛之家,米拉之家以及至今尚未完成的圣家族教堂。






这回由专业团队Culturespaces Digital打造的沉浸式体验展览,用大规模的投影设备打造出10分钟的观展体验。在这个展览入口附近,还有名为“达利,无尽的谜”(Dalí, the Endless Enigma)沉浸式展览在同期展出。





03

/ 揭秘最生活最实用的运动鞋

展览名称:未装箱的运动鞋:从工作室到街拍(Sneakers Unboxed: Studio to Street)

展览地点:伦敦设计博物馆

展览时间:2021.4.30-10.24



曾经为V&A博物馆策划过运动服展览的Ligaya Salazar,这一次将目光投向了运动鞋。


据统计,2019年全世界生产了超过240亿双鞋,超越人类历史中的任何一个时期,而且估计每年会有3亿双鞋被扔弃。运动鞋在不知不觉中,在大众消费中占据了重要地位。



展览打破了常规的线性叙事方式,以非线性的方式分为「风格」和「表演」两个部分进行,为观众揭开鞋类产品设计的幕后。



为了策划这场展览,Ligaya花了18个月的时间找寻运动鞋收藏家和搜集品牌收藏系列,去了解运动鞋背后的整个故事。这也让展览最终达到了可观的规模,展品中有超过200款的珍贵收藏,以及电影、摄影作品中的出现过的鞋履。


这些藏品中,还包含了Converse All Star和篮球运动员Chuck Taylor的合作款、PUMA Disc专业跑鞋以及Adidas与日本服装大师山本耀司的联名款球鞋。





此外,展览还展示了高科技球鞋的研发与制作过程,Adidas的造鞋机器人和3D制作出来的FUTURECRAFT.STRUNG球鞋也在其中,成为展览非常重要的看点。







4

主题文化展


01

/ VR虚拟中与爱丽丝一起梦游仙境

展览名称:好奇的爱丽丝(Alice: Curiouser and Curiouser)

展览时间:2021年5月22日

展览地点:V&A博物馆



2021年是《爱丽丝梦游仙境》诞生的150周年,伦敦的V&A博物馆为此策划了一场大展,通过五大主题以及300多款展品,从电影、表演、时尚、艺术、音乐和摄影多维度探索这本经典名作。


不仅如此,V&A博物馆还初次进军VR虚拟领域,办起了以「好奇的爱丽丝」为名的VR沉浸式体验展,在大展开放两个月后的5月22日正式上线。



为了办好这场VR首秀,V&A博物馆找来虚拟技术界的领先团队HTC Vive Arts合作,请来冰岛插画师Kristjana S.Williams重新绘图,并由沉浸式游戏工作室Preloaded制作,可谓是强强联合的重量级作品。





去年9月放出先导片即吸引了不少观众,小白兔带领着观众寻找失去的物品,参观红心皇后的花园,解决一个接一个难题。



这还仅仅是先导片,即将在5月22日开放的VR展览,可以说是一场有互动体验的游戏。根据先前的剧透消息,整场VR体验将持续45分钟,观众会在精心打造出来的虚拟幻境中,看完整场大展。这场VR展,之后还可能在线上向公众开放。




当然,V&A博物馆也想满足观众的尝鲜想法,如今在VIVEPORT(下方链接)花费5英镑(折合人民币约45元),就可以体验到精简版本的VR展览。


🔗线上体验端口:https://www.viveport.com/49370dde-0e06-4540-85e9-2e5c7428f844


扫码进入




02

/ 90后和95后摄影师眼中的90年代

展览名称:90年代项目(The Nineties Project)

展览时间:2021.2.4-



这场名字听起来有点一般的展览,实际上却非常特别——一群才华出众的90后摄影师在赛博朋克河流中交聚,碰撞出虹彩浪花。这是一场只能在线上开办的年轻摄影师联展。


这个线上展厅,在拼规模、拼体验、拼场面的当下可以说是一股清流。进入即可看到一个拥有90年代系统审美风格的「Windows桌面」,背景是有点蒸汽波味道的「赛博河流」。



河流上散落着15个图标,分别对应了策展人前言、13位艺术家或摄影师以及时装品牌Liquid Sky NYC的单独展厅。桌面最初的状态中,图标分成左右两边,左边是1990-1994年这5年出生的6位摄影师,包括获奖无数的摄影界大咖Tania Franco Klein;右边是1995-1999年出生的7位摄影师,北京摄影师Toby Zeng也在其中。


摄影师Tania Franco Klein的展出作品


北京摄影师Toby Zeng的展出作品


在页面的正中心,左右两边落下的“1993年”,被用作了展览的前言展厅。点开即穿越进了1993年出生的策展人,同时也是乌克兰版《 Vogue》杂志创意总监兼时装编辑Sonya Kvasha的世界。屏幕上方立马展开了打字的动画,以“我是1993年的。你呢?”开头,一点点展开这个展览的陈述。



屏幕中部放置着摊开的展览的小册子,下方的YouTube的小视频也会在进入页面的那刻,响起Sandra Bernhard的迷人嗓音。



加上策展人本人,这些才华出众的90后和95后摄影师,恰恰好地对应到这10年上,每一年都没被落下,而这每一年的展厅,都像一杯与众不同的「特调」,各有各的味道,但都是他们对90年代的个人角度的思考与表达。


摄影师Lindsay Ellary的展出作品


摄影师Morgan Maher的展出作品


由于这是个仿“桌面”的设计,拖动图标即可将这些展厅入口,按照自己喜欢的样子排列。


背后的举办方——Photential摄影平台也非常值得一提。Photential是由摄影爱好者Dmitry Kurbatov创建的国际化平台,通过在线展览、社交媒体和作品售卖的方式去帮助一些年轻有为的摄影师。


摄影师Morgan Maher的展出作品


Kurbatov策划这次展览的初衷,也让人感怀:“当我们谈到90年代时,我们通常会联想到流行偶像或乐队,但我们竟然没有想起那些仍然存在,但很难用视觉表达的东西。我们希望从当前的角度探索关于那个时代的感觉、情感和记忆。”


🔗线上展端口:https://theninetiesproject.com/


扫码进入




03

/ 用设计与艺术语言憧憬音乐未来

展览名称:未来发生了——未来音乐的设计(The Future Happened: Designing the Future of Music)

展览时间:2021.3.30-



由亚特兰大博物馆主办的「未来发生了——设计音乐的未来」,是一个很不一样的音乐展览。


策划这次展览的是两次获得格莱美奖的平面设计师劳伦斯·阿塞拉德(Lawrence Azerrad),他还同时是LAD Design的创始人。关于这场展览的想法可以追溯到7年前,他对专辑艺术品开始积累的观察与研究。


劳伦斯·阿塞拉德(Lawrence Azerrad)的专辑设计


伦敦DJ和创意总监Ruby Savage、亚特兰大的嘻哈作家Floyd Hall、设计师兼技术专家Marlon Fuentes也参与到展览的策划之中。展览首先着眼于亚特兰大的音乐艺术,同时也重点介绍了来自欧洲、非洲、日本和美国的50多位艺术家,这番阵容可以说是非常强大的。


Sajjad: Burna Boy, African Giant


Holly Andres: Esperanza Spalding, Emilys D+Evolution


这场展览分成6个章节——技术、永恒、社区、权力、亚特兰大和康复,涵盖的内容也非常广泛,包含了动画、摄影、杂志、表演和平面设计等领域的作品。


Frank Maddocks: Deftones专辑封面设计


在音乐灵感部分的展品中,会有来自伦敦的摄影师Adama Jalloh和插画家Gaurab Thakali的访谈,也会有黑人艺术家Nep Sidhu为S音乐视频《Welcome to Quazarz》创作的手工艺品。


这所有与设计、艺术相关的作品,在音乐的主题下,展开了新颖而激进的叙事,为整个展览覆上一层浓郁的未来感气息。不如一起到展览中,认真感受一下未来感的音乐到底长怎样。


在展的劳伦斯·阿塞拉德(Lawrence Azerrad)设计作品


🔗线上展端口:https://thefuturehappened.org/


扫码进入




04

/ 夜店文化的首次大型展览

展览名称:夜狂热:夜店设计(Night Fever: Designing Club Culture)

展览时间:2021.5.1-2022.1.9

展览地点:V&A邓迪分馆



做夜店文化主题的大型展览,V&A邓迪分馆这回必定是首例。


展览深入到纽约、巴黎、佛罗伦萨、曼彻斯特、伦敦、贝鲁特、柏林以及苏格兰,挖掘当地标志性夜店作为展览素材,以时间为线索,揭示1960年至今,夜店其背后的反叛文化在怎么对世界以及大众产生深远影响的。




夜店在设计上,一直具备实验性与先锋性。


无论是安迪·霍尔经常造访的纽约传奇夜店Studio54,还是室内设计师Ben Kelly操刀设计的曼彻斯特Haçienda,都是结合了室内、艺术、时尚、视觉、照明、表演和声音等多重领域才能打造出来的感官体验空间。


Studio54夜店


Haçienda夜店


早在2018年,Vitra Design Museum也曾办过夜店文化展,但当时的规模有限,这次的新展览可以说是之前展览的升级版。由于展览场地V&A邓迪分馆位于苏格兰,展览内容还加入了苏格兰爱丁堡、亚伯丁与格拉斯哥等地的夜店风貌。





📝


疫情过后的展览又会走向怎样的发展轨迹呢?答案有无限多种可能。


但不管怎样,只要我们用心去感受每一场展览,无论是线上观展,还是亲自到馆,都会在展览中汲取到无穷的力量,让内在的精神世界愈加丰盈。这12场展览,哪一场最让你印象深刻呢?我们评论区见。








Author 撰文


Jas.

Photo 图片


各博物馆官网

Editor 编辑


Suleo

 Design 设计


丫丫



· END ·





▏来源:已获授权转载自深活方式
修改于
继续滑动看下一个
深圳讲座展览活动
向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存